martes, 9 de diciembre de 2014

Carles Salafranca Porcar Conservador y Artista

Autorretrato. Técnica mixta sobre papel. 29x21 cm 
Cómo fue tu inicio en el arte?
Lo recuerdo ya desde niño, sentado con mi abuelo en su estudio mientras él pintaba y yo empezaba mis garabatos en mis cuadernos de dibujo. Sus enseñanzas empezaron a introducirme en las teorías del color, las distintas técnicas pictóricas, los soportes para dibujo a grafito o tinta. Todo ello se intensificó cuando, con 6 años, empiezo a recibir clases de la mano del que considero como uno de mis grandes maestros, Pere Ribera, que me influye no sólo en lo profesional como artista sinó en lo personal como amigo al que aun hoy en día acudo cual alumno acude a su profesor.
Imagino que lo que puedan ser entretenimientos en cualquier niño, a otros nos sirve como inicio, como el despertar de nuestras aptitudes en el mundo del arte.
Qué artistas te influenciaron?
Indudablemente, los clásicos y grandes nombres de la historia del arte universal, a los que considero los grandes maestros, no faltan en mis influencias y mis inspiraciones cada bez que planteo, estudio o realizo cualquier proyecto. El polifacético Miguel Ángel, Rafael, Bernini, Velázquez, Murillo, Tiziano, Rubens, el genial Ribera… Y así una gran lista.
Admiro sobremanera el lenguaje pictórico de los impresionistas. La fuerza del color puro, lenguaje esencial en sus obras. Monet, Renoir, Degas, Morisot. O Sorolla, del que mi abuelo era especial apasionado.
Por mi profesión de conservador y restaurador de bienes culturales, estoy familiarizado con los grandes autores de la escultura sacra, que es un punto fuerte en el patrimonio cultural español. Nombres como Martínez Montañés, Juan de Mesa, La Roldana, Pedro Roldán, José de Mora, Salvador Carmona… y un gran etcétera. Son otros nombres que admiro y a los que recurro constantemente.
Cómo describirías tu arte?
Quizá como polifacético, pues me gusta tratar y trabajar distintas formas de expresión artística. Desde la pintura y la escultura, al dibujo, la fotografía o el cartelismo. Y no sólo en cuanto a técnica, sino a la temática. Disfruto creando proyectos más figurativos y clásicos, por así decirlo, como otros más experimentales, de trabajo de taller y estudio de materiales para investigar sus posibilidades plásticas y estéticas.
Qué quieres transmitir con tu arte? Cuál es su función?
Creo que, tal vez, transmitir esa idea de trabajo, de proyecto, de los pasos que se siguen en cada una de las obras. Desde sus inicios más abocetados, hasta sus terminaciones. Dar a conocer y mostrar todo el proceso creativo. Quizá pueda parecer muy banal, o sólo decorativa… pero a mí especialmente me sirve como una función pedagógica muy visual, que particularmente me gusta encontrar en las obras de arte. Además, para mí, dedicarme parcialmente al mundo artístico me permite trabajar esa vertiente más plástica, experimental y artística que en mi profesión se debe apartar, pues el respeto a la obra original es la principal premisa ante todo.
A qué quieres llegar?
No me considero avaricioso o que pretenda grandes expectativas. Si con mis distintas vertientes artísticas consigo que llegue y haya un público al que le interese y gusten mis creaciones, así como colaborar con compañeros con los que comparto inquietudes y disfruto creando nuevos proyectos, ya me doy por más que satisfecho.
Qué opinas del arte contemporáneo y sus artistas?
Que en muchas ocasiones se está alejando excesiva y peligrosamente del público, de la gente. Quizá estemos pecando, yo también me incluyo, de narcisistas, de ombliguistas… pues parece que se crean obras sólo para nosotros y unos pocos entendidos, huyendo del público general por temor a que nos tilden de arte banal, o malo, o cursi, o pobre, porque la gente disfruta con ello. Creo que si fallamos una de las principales funciones artísticas, que es la comunicativa, al distanciarnos del entendimiento y comprensión del público en general, estamos fracasando en nuestro empeño de hacer arte, puesto que no habrá, más o menos tarde, un público que se interese por el arte ni acuda a él para nada.
Qué opinas de los galeristas y los nuevos medios de difusión del arte (internet, redes sociales, …)?
Que se están moviendo unos con otros para abarcar una mayor variedad artística, no sólo dándole difusión, sinó también poniendo en contacto a varios artistas para que compartan trabajos, opiniones, inquietudes, etc., que muchas veces llevan a colaboraciones. Y eso es de alabar. Con los nuevos métodos de comunicación, especialmente las redes sociales, la instantaneidad de la que disfrutan los usuarios sirve para compartir, dentro del mundo del arte, obras, noticias, opiniones, promociones y comentarios en tiempo real, que acerca el arte a la vista y disfrute del público. Que hace que se interese por él.
Sino fueras artista, que te gustaría ser?
Principalmente, a dedicarme para lo que me he preparado académicamente, que es el mundo de la conservación y restauración de patrimonio. Aunque, como ya he dicho, considero que soy ante todo esto, y la creación artística me sirve para dar salida a mis inquietudes creativas y experimentales que en mi profesión no puedo, porque no debo, desarrollar.


Como conservador, que opinas de según qué materiales utilizados en el arte actual? Como materiales orgánicos, por ejemplo. Es conservable?


Bueno, ahí debe primar la idea y la opinión del artista. Pues es su autor quien concibe o no esa obra con esos materiales para ser o no duradera. Y generalmente es que no, puesto que la idea principal de la obra es su corta existencia. Su autodestrucción. Es en estos casos cuando, con el debido estudio y consentimiento del autor y sus conceptos, la obra solo es factible de documentarse y perecer, pues es su finalidad para la que fue creada. En este camino, los restauradores aún debemos abrir la mente, pues es necesario entender que no todo es conservable, y menos aun si su autor lo concibió como algo finito.

Tienes algún medio donde podamos observar tus obras y trabajos?
Por supuesto! Podéis visitar mi blog http://carsapor.blogspot.com.es donde muestro mis creaciones y proyectos que, compaginando con mi profesión, voy realizando.  
S/T. Técnica mixta sobre tabla. 45x70 cm


S/T. Técnica mixta sobre tabla. 45x70 cm


S/T. Acuarelas y tinta sobre papel. 43 x 27 cm

martes, 2 de diciembre de 2014

Artistas que son referentes en arte


Su obra y trayectoria es suficientemente profunda para ser referentes en cada época o estilo.

Brunelleschi y Alberti . La arquitectura del Quatrocento.

La cúpula de Brunelleschi para el Duomo de Florencia, Santa Maria del Fiore.

Con la particularidad de que esta cúpula, en sí misma, anula los empujes horizontales para no transmitir al tambor que la sustenta prácticamente más cargas que las verticales correspondientes a su propio peso.


Se suele atribuir la invención de la perspectiva lineal, también conocida en Italia como “construzione legittima”, a Filippo Brunelleschi. Hacia 1413 Brunelleschi demostró los principios básicos de la perspectiva tal como la conocemos hoy día.





La fachada, finalizada en 1470 por Leon Battista Alberti.
Para Alberti, las formas geométricas simples, impulsan a meditar sobre las verdades de la fe, idea que participa de las corrientes estéticas neoplatónicas dominantes en la cultura florentina, ya que demuestra cómo las formas visibles son portadores de significaciones ideológicas precisas y porque la incrustación geométrica realiza el ideal de la reducción de la forma al puro "diseño". La fachada tiene un arco de medio punto característico de la arquitectura clásica



La pintura italiana del Quatrocento.
Masaccio y Botticelli.
Masaccio, es especialmente importante dentro del arte pictórico italiano de comienzos del s.XV dado que será él quien desarrolle (en dicho campo y a partir de los conocimientos compartidos por Brunelleschi) la perspectiva, creando escenas donde el espacio será real.


 

Los complejos significados de las pinturas de Botticelli siguen recibiendo atención de los eruditos, centrándose principalmente en la poesía y la filosofía de los humanistas contemporáneos del artista. Las obras no ilustran un texto en particular; más bien, cada una de ellas se basa en varios textos para su significado. 

La primavera (1481-82): icono de la renovación primaveral del Renacimiento florentino.




La escultura italiana del Quatrocento. Donatello.


Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y en el tratamiento de los relieves, donde logró representar una gran profundidad dentro de un mínimo plano, denominándose con el nombre de stiacciato, es decir «relieve aplanado o aplastado».
AutorDonatello
Creacióncirca 1440
UbicaciónMuseo Nazionale del Bargello,FlorenciaItalia
MaterialBronce
Dimensiones158 cm


















Proximamente:
La arquitectura italiana del Cinquecento. Bramante y Palladio.
La escultura italiana del Cinquecento. Miguel Ángel.
La pintura italiana del Cinquecento. Miguel Ángel.

Arte Necesary

Este es un proyecto para mantener vivo el Arte.
Ana Auñón Gestor Cultural y Critico de Arte